La primera vez que nos cruzamos con Víctor Solana fue en el subsuelo, en el submundo de la razón. Allí habitan nuestros miedos y deseos junto a personajes oscuros. Por allí, entre sombras, fuego y ruinas, anduvo Goya; de ahí saco sus pinturas negras. Y de aquella miseria, esta herencia decadente que llega hasta nuestros días. Fábricas abandonadas que en lugar de estar habitadas por ratas dan refugio a personajes cargados de soledad y desesperación que pueden llevarlos incluso a la locura.



Nacido en Zaragoza en 1985, Víctor repasa la historia del arte y la representación del cuerpo humano en cada pincelada. A través de sus pinturas se puede apreciar su formación académica, desde la técnica tenebrista y el juego de luces y sombras de Velázquez, hasta una figuración colorista, aunque irremediablemente oscura, de artistas contemporáneos como Jenny Saville o Jonas Burgert. En su obras se pueden apreciar también influencias del mundo del cómic y la cultura underground de corte post-punk e industrial.

La primera vez que llamó nuestra atención la obra de Solana fue gracias a su exposición El Subsuelo el año pasado en la Galería Lasala de Zaragoza. Ahora, desde el 10 de abril al 16 de mayo, tenemos la oportunidad de ver sus últimas obras en su nueva exposición Sublevados del Sol en Swinton Gallery en Madrid.

Ver más






















Por cada segundo que soñamos con escapar del lugar y la piel en la que nos encontramos, por cada irrepetible momento que recordamos con nostalgia, por todas esas canciones que han ilustrado el camino, por esos atardeceres entre primavera y verano, por ti, por mi y por todos nuestros compañeros en este viaje... Un momento para observar con calma la vida captada a través de la lente de Davis Ayer:



Las fotografías de Ayer nos cuentan una versión colorida, con toques folk, psicodélicos, mágicos y sensuales, como si fueran capturas de un sueño. Para ello hace uso de polaroids, doble exposición, película infrarroja y demás técnicas que añaden un aspecto añejo al resultado final. Nacido en Texas, Davis reside y trabaja actualmente en Los Angeles. Sus fotografías han aparecido publicadas en revistas como Playboy, Juxtapoz y Beautiful/Decay, aparte de haber ilustrado portadas para grupos de música como Wild Child, Robert Ellis, Cold Confederacy, The Artificial Heart, Lax, etc.

Ver más
























Quizás no todos los habitantes de una ciudad occidental cualquiera se pregunten las mismas cuestiones... ¿Cómo sería mi ciudad sin toda esta iluminación artificial por las noches? ¿Por qué las ciudades están iluminadas siempre en naranja? o mejor aún ¿Cómo sería una ciudad iluminada por un artista?. Nosotros no solo lo cuestionamos, también soñamos con que un día James Clar ilumine nuestras noches.



El light art es una disciplina en auge, especialmente debido a la gran cantidad de nuevos sistemas de iluminación disponibles. A pesar de ello, el clásico sigue siendo el tubo fluorescente y como tal es un elemento omnipresente en la obra del norteamericano Clar, como parte de esculturas e instalaciones. Pero no solo, James explora distintos terrenos como el vídeo arte, el arte digital, el op-art, etc. Todo ello siempre dotado de una estética tecno-industrial y pop, que busca una reflexión sobre como los medios y la tecnología afectan nuestra percepción de la cultura y la identidad.

Ver más
























En los últimos años "lo público" no representa precisamente el mejor apoyo para el arte de las nuevas generaciones, por eso es de agradecer el esfuerzo que desde la iniciativa personal se está haciendo para crear nuevos espacios y mostrar a esos "otros" artistas. Este es el caso de la recién inaugurada galería Plastic Murs y su dedicación al lowbrow y demás tendencias de carácter underground. Valencia cuenta así con otra propuesta más para llenar una agenda cultural alternativa.



Como no podía ser de otra forma, han inaugurado con una muestra colectiva titulada Welcome Home donde presentan a los artistas que de primeras formaran parte de la galería: Aitch, Amandine Urruty, Duma, Gabi de la Merced, Ivana Flores, Mercedes de Bellard, Saddo, Sara Sanz, Twee Muizen y Vero Navarro. Pero que también sirve para definir claramente el estilo de Plastic Murs, el cual es obviamente gráfico, centrado en la ilustración artística. La exposición se puede visitar hasta el día 2 de Mayo en la Calle Denia 45 (Valencia).

Ver más






Mercedesde Bellard






Aitch






Amandine Urruty




Vero Navarro




Duma


Casi al mismo tiempo que nació Belio, hace ya 16 añitos, nació también Gee.Oh.Dee, el estudio de diseño capitaneado por Pablo & Javier IA, directores de Belio. No se puede decir con propiedad qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero está claro que una cosa fue consecuencia de la otra y viceversa. Pablo y Javier se formaron primero como diseñadores y como proyecto final de carrera nació Belio. Del diseño de las páginas y portadas de la revista, al diseño de flyers y posters para los distintos eventos que organizábamos, surgieron colaboraciones y encargos para otras empresas, sobre todo relacionadas con el mundo del arte y la música.




Después de todos estos años y con mucho trabajo a nuestras espaldas, hemos querido renovar nuestra imagen con una nueva página web, la quinta versión de Gee.Oh.Dee, la más completa hasta la fecha. En ella hemos recopilado buena parte de nuestro trabajo, de nuestra experiencia, desde dirección de arte a producción y organización de eventos, pasando por diseño gráfico, ilustración, video, fotografía, etc.

En este artículo puedes ver una pequeña muestra de nuestra creatividad pero te invitamos a que visites nuestro portfolio en Geeohdee.com. Y si necesitas desarrollar cualquier trabajo gráfico o proyecto cultural para tu empresa, nosotros te ofrecemos nuestros servicios. Somos especialistas en hacer sueños realidad y crear gráficos que van más allá de los límites.


Ver más

Una de esas leyes de vida que solo con la experiencia puedes aprender es que para destruir debes primero aprender a construir. Lo mismo en el arte, debes aprender a dibujar perfectamente antes de emprender camino hacia terrenos experimentales y abstractos. De esta forma podemos entender la relevancia de perder las formas y dejar que la materia fluya libre, arrastrando con ello las normas, el orden, los límites... Esa libertad creativa que hace del caos algo bello, justificado y lleno de sentido.



La obra de José Castiella juega en ese fino equilibrio entre figuración y abstracción, siendo el trasfondo, el entorno, esa parte aún anclada en la realidad de forma inmutable, y su protagonista, las manchas informes de pintura que nos cuentan la historia, por lo general temas entre lo surrealista y lo paranormal.

Castiella (Pamplona, 1987) es parte de la nueva generación de artistas españoles, que ya sea aquí o afincado fuera de nuestras fronteras (como es su caso) demuestra el saludable estado de la pintura contemporánea. Actualmente está representado por las galerías Python de Zurich y Javier Silva de Valladolid, con las cuales ha expuesto el año pasado, aparte de su individual Encuentros con Entidades en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid, también en el mismo año.

Ver más
























Es hora de apagar la pantalla, el flujo de información, la distracción contínua y centrar la mirada más allá, dentro de uno mismo. Pero antes de ello queremos dejarte algo de inspiración para la visiones que podrás tener, sin mayores explicaciones, sin más datos que los mínimamente esenciales, sin otro mensaje que el de disfrutar puramente los siguientes loops:



Este y los gifs animados que encontrarás a continuación son todos obra de 30000fps y como decíamos eso es todo lo que tienes que saber para poder disfrutar de esta experiencia hipnótica, también porque no hay más datos sobre este artista digital. Desde Enero de 2013 su página en tumblr ofrece dosis diarias de momentos infinitos capturados en estos pequeños formatos. Ahora acomódate en tu sofá, relájate y disfruta del viaje...

Ver más
























El concepto original del Pop Art tenía cierto caracter transgresor, un acto de reciclaje de la cultura visual que invadía nuestras retinas desde la publicidad y el marketing. Pero la fama y popularización de obras y personajes como Roy Lichtenstein, Andy Warhol y Keith Haring terminaron por cerrar el circulo. Y el Pop se acabó diluyendo en la sociedad, su influencia es ahora irrevocable. De esa tierra fértil siguen saliendo y creciendo creativos que de muy variadas formas encarnan nuevas generaciones de artistas pop, como es el caso del joven Keda Kid.



Nacido en San Petersburgo, Keda ha digerido los referentes de la cultura de masas de su infancia, esencialmente comics y graffiti del su vertiente old school, dando lugar a un mundo abstracto que encaja perfectamente en las tendencias actuales en dibujo contemporáneo. Pero al mismo tiempo mantiene los pies en la tierra, con algunas propuestas más figurativas y comerciales, trabajos que tan pronto pueden ilustrar una portada para un álbum de hip-hop, como un póster para una orgía de sonidos psicodélicos.

Ver más
























Hay ciertos sentimientos que la mejor manera de expresarlos es sencillamente no verbalizarlos, sin embargo hay ciertas obras de arte que comunican mucho mejor lo inexpresable. Lo sutil, la calma, el equilibrio, la fragilidad y lo invisible se manifiesta a través de la obra del mexicano Jose Dávila de forma clara e inequívoca. Su obra, a medio camino entre la escultura y la instalación, es minimalista y sencilla, no tiene ni más, ni menos elementos de los necesarios para contarnos su inquietudes artísticas.



Uno de los muchos temas sobre los que divaga Dávila es la eterna lucha del ser humano contra de la gravedad, tema que ha escogido para la exposición individual que actualmente tiene desplegada en Travesía Cuatro, Madrid, hasta el 30 de Abril. Las esculturas que allí se exponen dejan entrever la pasión del artista por la arquitectura, siendo este un referente omnipresente en toda su obra. La peculiar combinación de materiales en forma de planos, líneas y colores, genera una belleza extraña que paradójicamente resulta casual, a pesar de ser extremadamente premeditada y ejecutada.

Ver más
























No podemos escapar de lo que somos, es decir de nuestras raíces, pero tampoco hay necesidad. El arte auténtico y honesto sencillamente surge de dentro y el resultado tiene incorporados todos los elementos de su historia, su educación visual y sus experiencias, de la misma forma que una flor lleva en su ADN la esencia de su semilla original y los sustratos que han pasado por sus raíces. El ADN en la obra de Houxo Que es clara y sin lugar a dudas japonés.



No importa la disciplina, da igual si es pintura, vídeo, instalación, arte urbano o técnica mixta, existe un vinculo claro entre todas las obras de Houxo. Y aunque su obra ha evolucionado de formatos más standard e imágenes figurativas hacia composiciones semi-abstractas, experimentos con luz y color y propuestas más arriesgadas, la esencia sigue siendo una visión muy personal de elementos clásicos de la cultura japonesa: el arte floral, la caligrafía, las ceremonias, la cultura pop en clave de manga, anime y luces de neón que inundan las calles de Tokyo cada noche.



Su carrera empezó en 1999, más conocido en aquel entonces por su pasado como artista de graffiti. Lo cual evolucionó en performances de pintura en directo como la que puedes ver sobre estas líneas: Day and Night del año 2010. Justo en el momento que sus murales de flores empezaban a desdibujarse, su estilo llamó la atención de marcas del mundo de la moda como Yves Saint Laurent, Lane Crawford y Topshop, que contaron con su talento bajo distintos formatos. A día de hoy su obra está más orientada al mundo del arte contemporáneo, donde ha incorporado su amor por los pigmentos glow-in-the-dark y las instalaciones con luz negra.

Ver más


























Con la irrupción y desarrollo de internet en las últimas décadas hemos tenido la oportunidad de aprender de forma práctica la diferencia entre real y virtual, como si fueran mundos o dimensiones paralelas. A pesar de la gran relevancia de la experiencia online, hay cosas que escapan a sus dominios, experiencias que son imposibles de capturar, de representar en una web. Así sucede con la obra de Colin Prahl. Aquí y ahora puedes ver una versión reducida de sus complejas imágenes, detalles incluidos, e incluso te recomendaríamos visitar su propia web (donde puedes ver la obras a mayor tamaño) y aún así no haría justicia a la realidad.



Desde las formas orgánicas y naturales de sus primeras pinturas a los imposibles laberintos isométricos de sus más recientes años, la obra de Prahl representa otra dimensión virtual. Y aunque es imposible capturar o traducir dicho universo, Colin consigue acercarnos a esa misma experiencia de un modo hiper-detallista. Ciertamente, su obra podría definirse como psicodelia, pero el término como tal no es capaz de definir la realidad en toda su magnitud, ya que su trabajo transciende una mera experiencia psicodélica de la misma forma que visionarios como M.C. Escher, Jean Giraud o Alex Grey han hecho.

Ver más




























Cuando se trata de fotografía normalmente sentimos predilección por los paisajes naturales, entre otros temas. Pero parece que cada vez más el entorno natural del ser humano es la gran urbe, con sus geométricas formas compitiendo a base de cemento, acero, hierro, cristal, etc. por llegar más alto, más lejos y más allá. A pesar de la sensación gris que la rutina urbana genera, también se puede encontrar belleza y eso es precisamente lo que Michael Salisbury captura con su cámara, aparte de trabajar como ingeniero de sistemas y llevar el proyecto Create & Explore.



A simple vista una foto de la ciudad puede ser algo totalmente ordinario, a excepción de ese rayo de sol que penetra en un túnel en un preciso momento del día, y ese manto de nubes que parece estar arropando el tejido urbano, o ese rascacielos que rompe los límites de la niebla, o ese atardecer que... Michael es ese gran observador que nos demuestra que no hay nada ordinario, sino momentos irrepetibles que se pierden día a día entre las calles de nuestra nuestra propia ciudad.

Ver más
























Cruzarse con la obra de Yuri Shwedoff es caer dentro de un universo visual que jurarías haber visto en una película de ciencia ficción, pero tal no existe... Quizás sea la mejor visualización posible de alguna novela post-apocalíptica que hayas leído, pero si fuera así ¿Cómo ha podido entrar este joven artista en tu mente? La explicación más lógica es que Yuri nos está contando una historia que comenzó en 2008 tras graduarse como pintor en la Moscow Academic Art Lyceum de la Academia de Bellas Artes de Rusia y pasar 6 años en la Universidad Surikov.



Aún no conocemos el final de esa historia, pero sí sabemos que Shwedoff nació en 1991 en Kyrgyzstan, que proviene de una familia de artistas y su inspiración de una mezcla de paisajes entre su tierra natal y su posterior adolescencia en Rusia, "en Kyrgyzstan vi preciosos paisajes, montañas y valles de aspecto casi cósmico. Y cuando me mudé a Rusia el paisaje estaba lleno de arquitectura post-soviética, edificios que parecían naves espaciales, paradas de autobús futuristas. Muchos de estos lugares se encontraban abandonados y olvidados, tienen su propia belleza. Todo esto me ha inspirado, ahora estoy intentando encontrar el perfecto equilibrio entre unos y otros." Y también sabemos que viendo el trabajo presente, lo mejor aún está por llegar y será absolutamente genial.

Ver más




























El aspecto que más nos interesa de la moda es precisamente el que encarna House of Malakai, marca de identidad de su creador, dueño y señor: Malakai. No se trata de cosas sencillas y casuales, nos interesan los extremos y sus complementos están precisamente en ese límite entre moda y arte. Llevar un sombrero o una máscara de Malakai requiere de personalidad. Quizás es por esto que entre sus más famosos clientes se encuentren personajes como Beyonce, Rihanna o Madonna (en su más reciente show).



Aunque Malakai nació como tal en la escena underground de San Francisco, primero como artista de performance, director de arte y estilismo, modelo y DJ. Actualmente está dedicado al completo a su propia marca, centrada en la producción de joyería y decoración, con base en Bali, Indonesia. Su personal estilo bebe de influencias tanto de la historia del arte y la moda, como de la ornamentación ritual de las muy variadas tribus del mundo. Sin duda la mezcla de estos referentes y su modernización es lo que hace de esta una apuesta arriesgada pero exitosa. Ahora mismo está teniendo lugar la Paris Fashion Week, donde presenta su nueva Aviatrix Collection para la próxima temporada de Otoño/Invierno.

Ver más


























En repetidas ocasiones hemos dedicado nuestro esfuerzo creativo en mostrar y defender la naturaleza, el medio salvaje con su rica fauna. No se trata solo de un tema de interés ecológico, también una gran fuente de inspiración. Sin duda la obra del asturiano Roberto Rodríguez Redondo hubiera encajado perfectamente en nuestras publicaciones Belio 017: Nature o Belio 027: Wildlife, debido a su fascinación por retratar las distintas especies bajo una visión colorida y puramente pop.



Para ser exactos, su última colección de obras lleva como título Wild Nature y se expone en Lasala de Zaragoza hasta el 31 de Marzo. En ella queda patente las distintas ramas artísticas por las que discurre la obra de Roberto: pintura, ilustración y diseño gráfico. A continuación puedes ver algunas de las obras allí expuestas, así como fotos de la inauguración y algunas ilustraciones que forman parte su más reciente trabajo para el álbum del grupo de rock The Great Barrier.

Ver más


























Hace años, navegando a la deriva por internet nos encontramos con una ballena varada en medio de un bosque, la imagen nos resultó tan impactante que nos apresuramos a buscar un responsable. Resultó ser obra de Adrián Villar Rojas, pero entonces no fuimos capaces de encontrar mayor información de este joven artista nacido en Rosario (Argentina) en 1980. Aparte de dicha ballena, Mi Familia Muerta, solo encontramos a Mi Abuelo Muerto, otra ballena varada esta vez en la Akademie der Kunste de Berlin. Parecía que todo eran dead-ends, es decir, caminos sin salida...



...Pero la vida continúa, y así seguimos con nuestro viaje a la espera de reencontrarnos con un Adrían más crecido, pero sobre todo con una obra más extensa. Cinco años han pasado desde entonces, su obra ha seguido desafiando la realidad con formatos de gigantes dimensiones y con conceptos que nos trasladan a un realismo mágico que roza la ciencia ficción y la distopia, generando con sus poéticos títulos aún más preguntas que respuestas.

Villar Rojas ha recibido numerosos premios, incluyendo el Zurich Art Prize del Museo Haus Konstruktiv (2013), el 9º Benesse Prize en la 54ª edición de la Bienal de Venecia (2011) o el primer premio de la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca en Argentina (2005). Aparte de haber participado en numerosas residencias artísticas en Francia, Canadá, Colombia y Brasil, y haber expuesto en el MoMA de Nueva York, el Louvre Museum de Paris y la Documenta de Kassel entre otras muchas exposiciones, galerías y museos internacionales.

Ver más
























El título de Fragmentos de lo invisible es quizás una de las formas más acuradas de presentar y definir las obras de Robert Ferrer (Valencia, 1978). Precisamente bajo este título se presentan hasta el día 7 de Abril sus más recientes obras en la Galería Espacio Valverde de Madrid.



Si Ferrer no se hubiera dedicado al arte, seguramente hubiera terminado siendo científico o matemático, quizás estaría involucrado en acelerar partículas en el CERN, o cualquier otro proyecto que no podemos ver, pero entendemos de su relevancia existencial. Sus obras quizás no sean tan importante para la ciencia, pero aceleran de forma poética otro tipo de partículas que circulan dentro de nosotros. A través de esculturas / cuadros / instalaciones representa de forma abstracta el equilibrio entre acción e inacción. Sus piezas son estáticas pero capturan el momento cumbre de una acción, y al mismo tiempo, debido a su aspecto tridimensional, es el punto de vista del espectador quién otorga vida a estas composiciones suspendidas en el aire.

Ver más
























Hay algo tremendamente bello y romántico en una arquitectura en ruinas, especialmente cuando la naturaleza es parte de esa evolución. Esa decadencia es un recuerdo de la futilidad de nuestras acciones a largo plazo, un motivo más para centrarnos y disfrutar del momento presente, lo cual incluye seguir creando por el mero placer de hacerlo. Pero entendiendo que esa decadencia es naturaleza en si misma y como tal es perfecta.

En la búsqueda y captura de esa belleza nos encontramos a Seth Clark y su obra, que comprende tanto pintura como collage, ilustración, escultura y diseño gráfico. En este reportaje nos centramos en su obra más personal, la cual es difícil de separar de su faceta más comercial, ya que sus diseños (los puedes ver en este link: www.sethsclark.com/design) tienen una naturaleza orgánica con una fuerte personalidad artística.



Clark se graduó en diseño gráfico, en la especialidad de impresión y tipografía alternativa en la Rhode Island School of Design. Fue entonces cuando descubrió el collage, técnica que ha ido desarrollando desde las dos dimensiones del papel al uso de madera en la elaboración de estructuras que sustentan fantasías abstractas de carácter escultórico. Su corta pero exitosa carrera ha sido galardonada con tres Design Excellence Awards, aparte del recientemente otorgado Pittsburgh’s 2015 Emerging Artist of the Year, por el cual está actualmente trabajando en lo que será su próxima exposición para el Pittsburgh Center for the Arts en Estados Unidos.

Ver más
























No existe nada más paradójico que el ser humano en si mismo, tan absurdo como bello, tan poético como vulgar, tan limitado como genial. Esto dicho y escrito por otro ser humano. Y por lo tanto el resultado de la acción humana es igualmente reflejo de esa paradoja continua: Destruimos todo ecosistema del cual dependemos para la vida, somos capaces de crear las cosas más increíbles para luego terminar utilizándolas contra otros seres humanos, creamos mundos virtuales a imagen y semejanza del que está en frente de nuestros ojos con tal de escapar de nosotros mismos... Y luego está el arte, quizás lo único que tiene sentido dentro de esta paradoja humana.



La artista que os presentamos hoy es quizás uno de los mejores reflejos contemporáneos del cruce entre genialidad y absurdo que se da en el ser humano. La obra de Katja Novitskova hace referencia no solo a la tecnología, a la era de la información, al progreso, a lo virtual, pero también a la falsedad intrínseca de una sociedad que reviste todo de una gruesa capa brillante de colores saturados. Katja observa, digiere y disfruta de este mundo, de todo ello hace obras que trascienden los formatos tradicionales.



Sobre estás líneas podéis ver su más reciente creación A Day In A Life With Things / Regret Buying en acción, una instalación expuesta el año pasado en la Rijksakademie de Amsterdam, compuesta por una mezcla de osciladores electrónicos para bebés, resina y caucho de poliuretano, aluminio, modelos digitales de moléculas de proteínas, imágenes encontradas en internet, stickers de Facebook, abrazaderas, cebos de pesca de silicona, extensiones de pelo, mangueras de cable, power magnets, etc. Las obras de Novitskova no responden cuestiones existenciales del ser humano... O quizás sí, quizás el césped del vecino no es realmente más verde que el tuyo, es una cuestión de alterar los valores de saturación en un programa de edición digital.

Ver más
























Las palabras se quedan cortas con un tema tan profundo como es la atracción física, energética y sentimental entre dos seres vivos, como si fuera una cadena de pocos eslabones o una prisión en forma de letras engarzadas: amor, deseo, sexo, pasión... Ni siquiera con una definición más extensa, ni una explicación a párrafo completo. Se convierte en una labor si cabe más difícil cuanto más complejos son los seres implicados. Sin embargo, otras artes nos pueden ayudar a expresar ese secreto deseo. En este caso las fotografías de Laura Makabresku valen más que mil palabras.



"Mis fotografías son como escenas de un bello pero cruel cuento de hadas. Sin una narrativa lineal, las imágenes que aparecen son más parecidas a los sentimientos que surgen al leer un cuento antiguo". Así define Laura el ambiente que retrata con su cámara. Y aunque sus obras tienen cierto aire mágico, oscuro y pseudo-ritual, también están llenas de una gran sensibilidad y sensualidad. La suya es auténtica fotografía romántica... No nos referimos a ese concepto barato que se ha comercializado para el Día de los Enamorados, sino del instinto animal que se despierta con el más ligero roce de una piel contra otra.

Ver más


























< anterior
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 siguiente >